看这个电影就是体验,四面楚歌是什么感受,朝不保夕又是何其恐惧。
四面楚歌朝不保夕的不仅是杀警逃亡的胡歌,不仅是他的庇护者和协助者桂纶镁,还包括所有出场的兵和贼,所有无辜路过的酱油党的任何一个。
无论把视角寄居在谁身上避难,下一秒枪声大作的时候你会发现,自己根本不安全。
如果说火爆的警匪片是炫耀疯狂破坏和打不死,那么现实主义犯罪片讲究的就是进退维谷的困局,人性叵测的险恶,还有毫无预兆的死亡——不管这个角色分量多重,演员多有名。
比如刚刚确信一个人的纯良或义气,下一秒已经被狠狠出卖。
比如刚刚找到一个容身之所,下一个镜头已经被团团包围。
比如死里逃生惊魂稍定,下一颗子弹已经飞了过来。
电影大部分时候被泡在一种平静如水的情绪,但这种平静也适合激发焦虑,就像骤不及防的各种高空坠物,就像炸过一次就等着再炸的爆米花机,就像崎岖的小巷里突然窜出的人和车。
它告诉你安全和确定都是幻觉,督促你在散场前保持提心吊胆。
一笔三十万的赏金引发满城风雨,一群有枪有刀的狂徒尔虞我诈,亡命拼杀。
武汉这个遍布水塘的城市里,欲望化作隐形的怪兽,不断跃出水面吞噬人命,咀嚼的声音转瞬即逝,一次次死亡就那么歪歪斜斜但不容置辩地降临。
怪兽出没的黑夜里,我们看着胡歌一步步走向宿命的深处。
直到最后一刻才知道,原来他咬紧牙关的刚毅下也藏着笑意,原来所有的狼奔豕突和血雨腥风,都在领他抵达救赎的终局。
只是那么美的一张脸,最终也没有露出一个本该颠倒众生的笑容,甚至没有留下一个干净的表情来告别。
有宽慰吗?
依然是茫茫的黑暗。
灯光亮起,我们被拉回安全的现实,神经松弛。
刚才湿漉漉的泥浆血浆雨水搅拌成一个地狱,在里面打滚了两小时后,猛然发觉冬季干燥温暖的影厅这么亲切。
在接受一条专访时,刁亦男解释为何选择武汉作为取景地——“拍电影之前,四处寻找合适的空间,广东和银川都去找过。
武汉是百湖之城,它的湖水样貌非常多,有不同的景观和湖水结合在一起,所以最终选择了这里。
武汉是一个码头文化的地方,人的性格都比较彪悍、非常火辣,演员都学习了这里的方言,武汉方言带给了电影强悍的气息。
”一个多月前,《少年的你》让另一个城市重庆成为热点。
沙滨路、中山四路、南滨西路、魁星楼、苏家重庆铁路中学、铜元局地铁站、坝立交桥、筒子楼……重庆的空间感和魔幻色彩让该剧组毫不犹豫,“本来是要走几个地方,第一个来了重庆,都觉得不用再看了。
”
《南方车站》取景武汉两个剧组目的相似,但呈现出的艺术意旨大不同。
《少年的你》侧重的是一种“现实”,而《南方车站》是更深层次的景观社会的“真实”。
最典型的不同是,重庆被高度明确,地标分明,而武汉的面目模糊,标志性的“野鹅塘”是个虚构的名字,甚至还嫁接了一些来自其他地方的风物,创造了一个让人熟悉又异域色彩浓重的环境。
刁亦男有组合标志景观的习惯。
在高铁时代到来的前夕,《夜车》敏锐地展现了铁路沿线景象,工厂和烟筒,车站和车厢,审讯和监狱,马车和手套……与破碎的人性碎片交织在一起。
取景于哈尔滨的《白日焰火》更是将意象集中到煤和雪上。
《白日焰火》里的雪和煤影影绰绰,是形容这部电影风格最适合的词语。
影片里,灯光和布景变成不可忽视的内容要素,影子是贯彻始终的重点。
声音则更让我惊奇。
在戛纳电影节看完片,很多媒体纳罕声音是否尚未完成,人物对白时常被环境音淹没,听不清晰。
犹记得剧组也曾回应是没做好,但目前国内上映的版本依然没大变化,影片对声音的处理是有意为之。
周泽农和刘爱爱的对白,像是呢喃,被头上的列车淹没,时代之嘈杂让人语变得清晰难辨。
高架桥社会多个场面让我印象深刻。
周泽农领衔的偷车团伙划分地盘,黄觉领衔的旧厂房拆迁抽签,廖凡领着队友破案、抓人,陪泳女陪泳场面……这些社会奇景的切片散落在电影里,带着实验性,像一幅幅被参观的标本。
地下聚会有景观,则必有观景,眼睛无法绕过。
镜头对眼睛的捕捉成为最重一笔。
周泽农进入动物园时动物的神情,和筒子楼里躲在暗处旁观的人们,在神态上相互呼应,并无区别。
影子、围观者和聚集的人群,暴力、拜金主义和无边的黑暗笼罩,人性被暴戾的动物性挟持,现实让位于真实,《南方车站》创造了一个冷漠、单调、没有希望、被历史压抑着、充满离奇死亡且神秘、梦幻的景观社会。
梦境营造
梦境营造【第六代导演的“漫游”梦】《南方车站》的风格化让整部影片凌驾于现实之上,呈现出“兔子洞”般的“景观”真实。
把周泽农当作一个逃难的大侠,它就成了一部颇有现代性的武侠片。
我更愿意把他当作爱丽丝,整个观影过程都被一股强烈的“漫游”感牵引,跟随着周泽农脚步,欣赏一路所见所闻,走入兔子洞最里面,那里藏着结局。
生于1968年,毕业于中央戏剧学院文学系,人们会把刁亦男归到第六代阵营里。
从创作上看,也的确该如此。
这种“漫游”感不是独他一份,对第六代导演们而言,记录时代比讲好故事更为迫切。
“南方”剧组为了讲明白,不得不简单概括一下——贾樟柯是“漫游”故事的集大成者,观众跟随赵涛走过了大江南北,几乎所有贾樟柯的影片都在强调迁徙之感。
在《三峡好人》里,他把镜头对准建设和拆迁的三峡废墟,而十年后又回到那里,拍摄高峡出平湖的后废墟样貌。
科长的人物喜欢游离于画面之外,在《江湖儿女》开头,镜头仔细打量着一辆公交车上乘客的面貌,“在路上”和背井离乡是当代人的重要状态。
谈论10年代的贾樟柯,绕不开《天注定》,影片根据那几年最火热的四则新闻事件改编,当姜武哼唱林冲,一种独特的新闻景观被放置在历史、文化情境里,四个故事产生了共振。
《天注定》剧照
两部作品里的三峡
特色楼房娄烨是中国唯一的城市电影创作者。
改开后上海的地铁标识、马达声远处的城市天际线,还有南京和北平……截至目前,故乡上海是他拍摄最多的城市。
娄烨的上海大多存在于两个时空,解放前和改开后。
尤其是改开后,以《苏州河》《在上海》为代表,把这座改开的标志性城市记录在银幕上。
相比其他人,娄烨的独特在于情欲的景观化,同性的、异性的、扭曲的、正常的、美好的、丑陋的……直到《兰心大剧院》,这份情欲画卷已足够丰富。
美人鱼,消费时代的景观喻体
几乎所有作品都有的耳鬓厮磨王小帅是相对最善于讲故事的一个,也是最衬演技的一个。
为了再造历史情境,他的作品往往需要在环境上做最细致的风貌还原,在对白上也做精细的打磨。
吕中饰演的独居老人究竟在忧心什么?
王景春为何时刻都在紧锁眉头?
面对历史的梦魇,人像俨然作为一种时代画像而存在了。
王小帅的故事里,主角必须从北京到贵州寻找答案。
肖像画电影
咏梅
肖像感强烈的镜头【看风景的人在桥上看你】尽管各有侧重,弱化人性几乎是第六代导演们的共同点,想要借着贾樟柯、娄烨的电影拿演技奖或许很难。
从欧洲电影吸取营养,他们的理念像《绿野仙踪》导演金-维多所说的那样,“在好莱坞,灯光打亮明星,在欧洲,灯光打亮布景。
”在演员选择上,《南方车站》是10年代几部第六代导演作品里最极致的一部。
桂纶镁的形象有一点雌雄莫辨之感,清冷,扁平,却让人记忆深刻,是一张景观化的脸。
不需要深刻人性层次的周泽农,也是个景观化的人物。
背着偶像包袱的胡歌,努力表演而不可得,其演技上的稚拙,恰也是周泽农的真实困境(在故事开始,他占据核心地盘,但能力并不服众),赋予人物另一层真实。
周泽农
刘爱爱导演阿巴斯·奇亚罗斯塔米在《樱桃的滋味》一书中写道:内容是电影的根本,形式服务于内容,但是,当一个导演把形式玩到了极致,那么形式足够成为内容本身(大意,非原文)。
《南方车站》把重点从故事和人物转移,让渡给景观社会呈现,剧情便也不应再是电影的核心评判标准。
最合理的标准或许是,它的形式是否足够极致、足够系统。
该如何理解形式背后的美的秩序呢?
比如说,对于咬了一口的苹果来说,在两种情况下它不是残缺的,一种是它是经过几何设计的苹果LOGO,一种是把10个咬了一口的苹果并排在一起。
看似黑色,却不够黑色;看似是武侠,又不明确;看似是悬疑,却又不营造反转;人物刘爱爱性格呈灰色状,不正不邪,外表胡金铨式女侠造型,行为上又是一个告密者。
观众无法再用类型片的典型特征批判,它便成功构建了另一种奇特的风格,用武侠反黑色,用黑色反武侠,自成一种美的秩序。
《夜车》剧照居伊·德波曾指出,景观本质上不是影像的积聚,而是“以影像为中介的人们之间的社会关系。
”在科技时代,当人人都举起摄像头,强调银幕和观众关系的观影行为,必会成为景观社会的重要症状。
用伞杀人是一种浪漫化的表达,有网友指出了它的源头,上个世纪一部古旧类型片,在那部电影里是血浆和杀戮的体现。
当它被使用在《南方车站》里,则呈现出一种光影的极致体验,它将仅仅作为一种景观被观众观看,不掺杂复杂的人性和动机。
观众像影片中躲在暗处围观的住户,一起被编织到这幅奇景里。
因此,《南方车站》带有一定的挑衅感,电影的干瘪正是观众的干瘪,它对一系列旧电影风格的拆借,都归于一点——离开人性和人的现代性,电影艺术集体呈现出为观看而特意制造景观的倾向,刻意、浅薄,就像是影片里的那首《美丽的梭罗河》,听起来高亢、清亮,但声音却发自一个活的畸形“装置”,那么这歌曲和主角、观众该是什么关系呢?
【从卡里加里到布努埃尔】当我们审视景观时,该怎么理解?
例如:偶像和粉丝。
一群粉丝跑到机场,围堵在四周,看着偶像走出来,她们把镜头怼在偶像脸上噼里啪啦一顿拍摄。
或者,一个偶像到一家办公室里送礼物,人们放下手中的工作,争相围观,和偶像做游戏,让偶像拍合照、签名、直播、回答问题。
这时候,被围观的偶像和围观偶像的粉丝,彼此都很干瘪,动物性和社会性几乎是远高于人性的。
偶像将自己商品化,没有人性,粉丝也聚拢成一群,也没有人性。
威令与服从,崇拜与被宠爱,性别的不对等作为真实被这个场面呈现出来,正是这个时代最典型的景观风貌。
如果艺术家为了展现扭曲时代,试图为其添加人性,按照健康时代的方式创作,不免成了“说谎者”。
若想要呈现真实,他们必须再造某种风格化的形式。
假设在你的脑海里有一个粉丝围观偶像的画面,那可能是一个混乱的局面,然后对比奥逊·威尔斯《审判》里的工厂场景,让二者重叠。
相比现实里的场景,站在卡夫卡原著的高度,从现实提取真实,奥逊·威尔斯只是将画面中的事物秩序化了。
德国表现主义电影启发了奥逊·威尔斯的创作。
我们同样也可以把粉丝围观的画面,借表现主义绘画的风格重新排布序列。
奥逊·威尔斯《审判》
某男星到访一家公司引来围观《南方车站》的塑料感会让我想起《卡里加里博士的小屋》,这是一部犯罪类型片,暗黑、诡异,它的一切都显得非常廉价和虚假,就像《大都会》里的那座城市一样。
那个时代,德国刚刚经历了一战战败的屈辱,一切都极度混乱,人们对秩序化无比渴求,纳粹主义正被酝酿,《诺斯费拉图》的影子笼罩,死亡遍布,人们哀伤、绝望、痛苦、压抑。
《诺斯费拉图》里的影子
《南方车站》里的影子《南方车站》对影子和无意义死亡(割颅、躺死、莫名中枪)的展现,让我猜测,表现主义电影或许会是它的源流。
而另一方面,西班牙导演布努埃尔——受表现主义影响,超现实主义风格——也对其产生了影响。
不妨简单把《白日焰火》和《白日美人》的剧情梗概放一起,两部作品的概念有相仿之处:“心结未了的张自力主动接近吴志贞,却飞蛾扑火般爱上了这个女人,两个遭遇重大生活挫折的人逐渐从惺惺相惜到相爱,随着更加亲密的接触,张自力发现了五年前的真相。
”
白日美人 (1967)7.51967 / 法国 意大利 / 剧情 情色 / 路易斯·布努埃尔 / 凯瑟琳·德纳芙 让·索雷尔“从最初的抗拒到完全的解放,在过程中,塞芙丽娜结识了职业杀手马塞尔,后者为这位白日美人的美艳与神秘所吸引,却也将彼此带入现实与虚幻交错的混乱之中。
”
《白日焰火》里的情欲戏与二三十年代的德国相似,布努埃尔生于1900年,赶上了西班牙内战,经历了残酷的佛朗哥独裁统治和严苛的宗教氛围,见惯了不正常、混乱无序的社会图景,故而,他的作品离奇、破碎且严肃、高深。
布努埃尔给观众带来的挑衅感,是我在观看《南方车站》时最深的感受之一。
在梦境里“漫游”的体验,或许也与布努埃尔有很大关联。
【反抗与重建】相似的历史和人的境况,正在拉近中东欧艺术与国内艺术家的距离。
另一边,消费图景和物质主义影响着观众的取舍。
相比好莱坞、类型片创作者,戛纳系和已被封神的现实主义创作者,无论是表现主义电影,还是布努埃尔,都显得过於沉重、晦暗、无趣,曲高和寡,很难在国内的影迷中被普及。
把对“景观社会”的展现作为第六代导演的集体特征,是成立的。
布努埃尔的超现实主义(《六欲天》),德国表现主义电影以及后来者贝拉·塔尔(《大象席地而坐》)等等,或许在为年轻创作者们提供更恰当的参例。
大象席地而坐 (2018)8.12018 / 中国大陆 / 剧情 / 胡波 / 彭昱畅 章宇
六欲天 (2019)5.62019 / 中国大陆 / 剧情 犯罪 / 祖峰 / 祖峰 黄璐当创作者集体呈现一个征兆时,谈论《南方车站》就不能孤立来谈,亦不能割裂于时代,故而,目前不少苛责的评价和观点显得非常聒噪。
我们需要认真审视这些作品,它们与我们息息相关,包括但不限于——刁亦男:《白日焰火》《南方车站的聚会》娄烨:《风雨云》《浮城谜事》《推拿》王小帅:《闯入者》《地久天长》贾樟柯:《江湖儿女》《山河故人》《天注定》王兵:《方秀英》《三姊妹》《苦钱》不妨试着建设性的整体观照,它们为我们“铭记”了一个怎样的社会图景?
这些电影肯定不是完美的。
布努埃尔曾说,“超现实主义运动的真正目标并不在于鼓励一种新的文学的或艺术的,甚至哲学的运动,而是在于推翻社会的旧有秩序,并使生活脱胎换骨。
”这句话帮我解释了观看《南方车站》时的不满足感:出身学院,饱读文学,自带高冷气质,显得很高高在上,颇有“炫耀”之感。
还有贾樟柯对符号“堆砌”感,娄烨关于情欲的“悬浮”感,王小帅的“中庸”感。
因为时代带来的局限,加上审查等因素的影响,这种炫耀、堆砌、悬浮、中庸成为他们各自不得不面对的短板。
换句话说,除了将自己置身于电影博物馆,刁亦男没别的路走;贾樟柯无法深入构建人的关系,只能简单堆砌;娄烨敏感于政治符号,并没有落地的机会;王小帅已习惯于妥协。
既然无法否定自我,只得与之共存。
没有了反抗性和锐度,他们目前也只存在于对个人艺术风格进行构建的层面,遑论承担让现实“脱胎换骨”的重任了。
不过,他们才刚刚步入创作高峰期,一切也还言之过早。
FIN
刁亦男自编自导,胡歌、桂纶镁主演的《南方车站的聚会》,当前票房已经2亿元。
作为一部带有强烈文艺气质的作者电影,《南方车站的聚会》能够取得这样的票房成绩,殊为不易。
胡歌与《南方车站的聚会》相互成就。
对于演员胡歌来说,《南方车站的聚会》会成为他演艺生涯一个里程碑式的代表作;而对于电影而言,胡歌所具备的市场号召力,以及他的精彩表演,也成全了电影的艺术完整与更好的市场前景。
如果将“周泽农”放置于胡歌饰演的角色走廊里,我们会更清晰地看到这一点。
《南方车站的聚会》角色海报李逍遥时代1996年,14岁的胡歌便成为上海教育电视台的小主持人,2001年,胡歌考入上海戏剧学院表演系专业。
2003年底,还在念大三的胡歌被选中出演《仙剑奇侠传》,饰演李逍遥。
《仙剑奇侠传》中,胡歌饰演李逍遥作为古装玄幻鼻祖,《仙剑奇侠传》一炮而红,成为影响一代人的经典。
而当时青涩、率真、少年气十足的胡歌,也与李逍遥高度契合,之后,“李逍遥”就成了胡歌的另一个代名词,胡歌也因为李逍遥成为古装偶像剧的第一人。
爆红之后的胡歌,戏约不断,大多是古装戏,且形象多与李逍遥贴近,比如《新聊斋志异》中的宁采臣,《天外飞仙》中的董永,《少年杨家将》中的六郎杨延昭,《射雕英雄传》中的郭靖,《神话》中的易小川,《轩辕剑之天之痕》中的宇文拓……可以说,从2003到2012这10年,胡歌都处于“李逍遥时代”中。
当然,从少年气十足的李逍遥,到亦正亦邪的宇文拓,胡歌也始终在不断拓宽自己的表演领域,但因为市场对他的刻板印象,李逍遥仍是当时大多数观众提起胡歌首先想起的角色。
《轩辕剑之天之痕》中的宇文拓后来胡歌在采访中提到,他在家看电视,先是看到《神话》,换台,看到《仙剑3》,看了十几分钟,又换台,看到了《仙剑1》。
一个晚上看了自己三部不同时期的作品,胡歌心情沉重,因为他觉得自己还是在《仙剑1》中演得最好。
胡歌想要突破。
如果市场没有好角色供选择,他就主动停下来。
所以2013年,胡歌投入了话剧《如梦之梦》的演出。
5号病人的转型话剧非常考验演员,也非常锻炼演员。
毕竟话剧表演时没有彩排,不能NG,直接面向观众,大段大段台词……长久的话剧训练,对于演技提升大有帮助。
演艺圈很多老戏骨,是资深话剧爱好者和参与者,比如倪大红、何冰、廖凡、郝蕾、秦海璐、袁泉等。
但鲜有当红演员会放弃影视剧选择话剧。
一则,露怯,对自己演技的不放心;二则,话剧表演强度极大,除了大量彩排外,一场话剧两三个小时下来,对于演员体力、精力都是消耗;三则,对于当红演员来说,曝光率是“红”最重要的指标,相较于影视作品,话剧的受众面窄,花边新闻也少。
但胡歌还是大胆做出选择。
《如梦之梦》中5号病人这个角色,与胡歌之前的角色截然不同,他是高度生活化的,他遭逢家庭巨变,孩子因病离世,妻子人间蒸发,而自己染上怪病,时日无多,他决定去环游世界……而最终在一场盛大的梦中,5号病人寻得属于他自己的解脱。
胡歌在话剧《如梦之梦》中饰演5号病人胡歌推掉商演和戏约,完全将自己沉浸在话剧舞台上。
就像导演赖声川说的,“胡歌是我合作过最敬业的演员之一,从来没有请假、迟到、早退,对于做什么也从来没有任何意见。
在我们合作的话剧《如梦之梦》中,下半场开演之前,他需要在舞台的病床上躺约20分钟,但身上并没有戏,只有饰演医生的演员在旁边,他从来没有任何怨言,因为这就是导演需要的。
每天的排练或演出他都带来最正能量的工作态度和气质。
在排练《如梦之梦》的过程中,经常没有他的戏的时候,他都会来到排练场,就静静地旁观其他演员表演。
”《如梦之梦》大获成功,胡歌饰演的5号病人也让观众牢牢记住。
2013年,他凭借此角获得第二届丹尼国际舞台表演艺术最佳男演员奖。
同年,胡歌出演了话剧《永远的尹雪艳》,凭借徐壮图一角获得上海文化广场年度最受欢迎男主角奖。
沪剧《永远的尹雪艳》,胡歌饰演徐壮图2014年,胡歌在抗战剧《四十九日·祭》中饰演陆军少尉,还在都市剧《生活启示录》中与闫妮上演姐弟恋,角色更为多元。
而《琅琊榜》的制片人侯洪亮也经由《如梦之梦》认识了胡歌,胡歌等来了他人生中的另一个重磅角色——梅长苏。
梅长苏的涅槃事实上,不太想重回古装剧的胡歌一开始对于《琅琊榜》是持观望态度的,后来读了小说,他才笃定了参演的想法。
因为梅长苏这个角色的命运,与胡歌的生命经历,高度契合。
2006年胡歌在拍摄《射雕英雄传》时,遭遇了一场致命的车祸,胡歌的颈上、脸上、眼上缝了100多针。
死里逃生的胡歌对于生命有了更深刻的感悟。
就像他在《幸福的拾荒者》里说的,“我想要在拾荒的旅程中找回自己,却无意中得到了一个重新审视自己的机会——重塑的同时也在不断颠覆。
人很多时候都在惯性中生活,没有办法也没有愿望去真正认识自己。
车祸把我撞离了原本的轨道,让我能够以最真实的状态去寻找新的动力和方向。
”戏里的梅长苏,死里逃生,涅槃归来,戏外的胡歌,也有过相似经历,并且经过岁月积淀,他对于人生有更多思考,他也希望出演一些更有厚度的角色。
如果说李逍遥的演法是少年不识愁滋味的“放”,梅长苏则是“识尽愁滋味”却“欲说还休”的“收”,他背负苦难、沉默寡言、忧郁沉重又心怀天下。
胡歌将他的生命经历灌注在梅长苏身上,他与梅长苏合二为一。
《琅琊榜》中的梅长苏梅长苏让胡歌再次爆红。
胡歌将将一系列重磅电视奖项收入囊中,比如国剧盛典的“最佳男演员奖”、中国电视剧飞天奖的“优秀男演员奖”提名、上海电视节白玉兰奖的“最佳男主角奖”、中国电视金鹰奖的“观众喜爱的男演员奖”、中国金鹰电视艺术节的“最具人气男演员奖”……周泽农的再出发《琅琊榜》与同年的《伪装者》的大获成功,公众还以为胡歌会趁热打铁,多拍戏,或者赶紧上综艺圈钱。
但顶峰时期的胡歌,却拒绝接戏。
因为李逍遥的爆红,让胡歌被困于少侠这一角色类型中,梅长苏的爆红,让胡歌也意识到这个问题,“我就不希望自己重新又陷入到那样的一个循环里,所以我宁可停一停。
”这一停就是两年。
直到2018年,胡歌等到了《南方车站的聚会》,等到了周泽农。
这是胡歌第一部担纲主演的大银幕作品。
胡歌很早就涉足大银幕,但大多是以配角形式出现的。
这部电影代表着胡歌真正“进入了电影艺术的殿堂”。
虽然都是拍戏,但电影和电视剧还是有所差别。
就像胡歌说的,“电视剧台词比较多,演员相对是用台词的语速、节奏和语气变化来表现情绪和情感。
但电影里台词很简单,演员就需要用动作,甚至眼神、呼吸来传达情绪。
最精准的时候,导演连眨眼的次数都有要求。
”电视剧表演会有一些制式化的东西,比如因为电视荧幕小,所以演员表演幅度都比较夸张,像哭戏就是呼天抢地。
这种表演不适合电影,因为电影银幕可高达15米,演员的表演不走心,幅度过大,投射到大银幕上就会显得浮夸。
所以电影表演对精准、内敛、沉浸等要求更高。
《南方车站的聚会》是一个高度风格化和个人化的作者电影,相较于情节性,导演更注重的是电影的情绪。
它对演员的表演要求更高,演员必须去除掉自己的一切标签,融入到这情绪中去,成为情绪的一部分。
胡歌饰演的周泽农,融入了电影的情绪中电影中的周泽农是一个亡命之徒,同时也是一个挣扎于社会底层的小人物,在他的身上求生与求死,罪孽与救赎,暴戾与柔情混杂于一体。
他只不过是这个如梦如幻的末世情绪一个缩影。
在拍摄过程中,胡歌彻底摈弃了表演惯性,捕捉到人物的内心与情绪,并选择让这些情绪留下来。
在周泽农身上,观众看不到胡歌以往任何角色的影子。
演员胡歌从李逍遥,到梅长苏,再到周泽农,很多人说胡歌的运气好,每一次转型都刚好踩在点上。
可这与其说是胡歌被动地等待运气,毋宁说,胡歌走的每一步,是他作为一名演员的自省、自觉的主动选择。
在胡歌的演艺道路的每一个转折路口,明明都有着一条更容易走的路,但胡歌总是选择那一条更难、却更准确的路。
就比如这一次《南方车站的聚会》,在有些人看来,这是一部文艺片啊,胡歌为什么要选择小众的文艺片?
他为什么不从那种商业大片开始,票房可以更高,“实绩”看上去也会更好看。
但年少成名,早就名利双收的胡歌,深知他最大的对手是他自己,如果他想要在演技上有更进一步精进,他需要的是那种去模式、去类型、去套路的作品,需要的是那种个性鲜明、独树一帜的角色。
周泽农正是这样的角色。
与此同时,一直以来作为一个有着强烈社会责任感的演员(胡歌这么多年来一直默默投身公益事业),胡歌也在思考着,作为一个成名演员,“通过这个职业还能创造什么,实现什么”。
在今年的FIRST青年影展上,胡歌免费去担任主持人,并且有非常精彩的主持。
他在台上向台下的新导演们喊话,自己“便宜又好用”,请新导演们多给机会。
胡歌在今年FIRST青年影展上,请新导演给自己机会从某种意义上看,这何尝不是胡歌以另外一种方式在扶持这些新导演呢?
虽然这一次与刁亦男合作,刁亦男已是大名鼎鼎的导演,但《南方车站的聚会》是一部文艺片,胡歌加入后,他的名气与流量也有助于电影获得更高的关注度,打开更宽阔的市场。
所以开篇说,胡歌与《南方车站的聚会》相互成就。
“周泽农”不是演员胡歌的终点站。
演员胡歌始终在路上。
2018年的夏天,桂纶镁在电影《南方车站的聚会》(以下简称“《南方车站》”)剧组里,因自己的表演是否恰当而困惑、被武汉闷热的天气所困扰,五个月的拍摄期大部分都是夜戏,她鼓起满腔情绪配合导演复杂的调度完成拍摄后,长长地出了一口气,“这个晚上过得可真难啊”,身边的胡歌听得到她费力的喘息声。
2019年的夏天,作为唯一一部入围戛纳电影节主竞赛单元的华语电影,“南方车站”的主创走上红毯,桂纶镁牵着导演和廖凡的手百感交集,又骄傲又充满崇敬,数次红了眼圈。
时间回到2000年的夏天,还在念高中的桂纶镁被选角导演发现成为电影《蓝色大门》中的女主角孟克柔,稚嫩素净的面孔和青春的校园成为所有人心头对于夏日的最好诠释。
好像一个是飘在空中一个是光脚踩在地上,当观众还将桂纶镁视作代表着青春片、代表着文艺女青年时,她却把自己放入了武汉城中村,进入陪泳女刘爱爱的角色里,为自己的夏天增添了不一样的记忆。
更难的,是进入刘爱爱的身体里桂纶镁很委屈也很困惑,到现在她都不确定观众是否能够接受她这样的表演。
“南方车站”里,桂纶镁饰演周旋于男人之间的陪泳女刘爱爱,导演刁亦男说,这部电影里面有很多湖北的群演,角色又是底层社会一般平常人,如果演员操着普通话会非常违和,说武汉话会帮助电影的质感提升。
桂纶镁就提前两个月学习武汉话,要求自己能完全掌握这门语言,即使临时改戏也不会因为语言而阻碍表演。
更难的,是进入刘爱爱这个角色的身体里。
虽然刁亦男一贯的顺拍方式对演员在情绪和演绎上都有很大帮助,但来自底层社会的刘爱爱和桂纶镁的个人生活相去甚远,她一直找不到诠释的最佳方式。
导演要求演员要有更多的肢体表演而不是心理变化,这对桂纶镁来说又是一次全新的、忐忑不安的尝试。
“每场戏只是完成单场想要表达的东西,是点状的不连贯的表演,最后由导演去组装。
每场戏都有一个基调和中轴,但绕着这个中轴会有不同的诠释,比如导演会说你这条黑色一点儿,下条棱角少一点儿,用这样的抽象形容词让我在现场表达。
”电影里,有很多刘爱爱揣着复杂情绪走过街头的场景,桂纶镁在准备角色时花了很长时间在街头巷尾去走动——在筒子楼里住一个星期,亲耳听着居民们的说话方式,在城中村暗黑油腻的巷道里体会单身女子刘爱爱会有的情绪。
导演觉得她的身形容易散发大家熟悉的气质,因此不停地提醒她垮点儿,再垮点儿。
桂纶镁很委屈也很困惑,觉得自己已经整个贴到地上了,为什么还是表达不出那种垮的感觉。
直到拍了一段时间后才从自己设计的鸭子步走路方式和身体姿态里慢慢找到了感觉。
到现在她还不确定观众是否能够接受这样的表演,只是觉得这是当时能找到的唯一方式。
武汉炎夏闷热的天气和焦虑的情绪让她的身体不断发出警信,常常发着烧顶着大太阳拍摄,回想2018年的夏天,“可能就像导演说的,这种对于生命的顽强刚好体现在刘爱爱身上。
”也有无数美好的时刻。
整部电影里桂纶镁觉得最美的是船上的情欲戏,和《白日焰火》中跟廖凡在摩天轮上的情欲戏一样,导演将整体风格压到非常干净和理性,桂纶镁没有丝毫犹豫就投入到了感情里。
“那场戏很重要,它又不仅仅是表达情欲,它是两个人身体的交织,可是内心活动又非常丰富,好像把自己交给了对方,又好像只是一场交易,蕴含的内容非常多,在演绎过程里很自然地流露出一种复杂性。
”拍完“南方车站”,桂纶镁跟导演开玩笑说,冰冷的冬天和闷热的夏天我们都拍完了,不如像侯麦一样凑齐四季系列吧,下次拍一部秋天的电影,充满秋天雾气的电影。
告别“夏日女友”,让表演回归纯粹“有时候我会想,是不是该改变自己对电影的认识,靠近所谓的主流一些。
”去年10月,《蓝色大门》中的重要场景拍摄地师大附中游泳池要拆除,学校请到了桂纶镁和陈柏霖回来做最后一次露天放映。
那天晚上桂纶镁在微博上写:“我们曾经在这里度过炎热的夏天,做过最青春的梦,17年后再回到这里,和观众一起,和回忆一起,百感交集。
干净的电影,单纯的初衷,青涩的模样。
”桂纶镁还清楚地记得结束《蓝色大门》拍摄的当天,她从来没有哭得那么伤心过,以为这辈子都再也遇不到剧组这些相处了好几个月的朋友。
“当时觉得好难过好难过,不停地在哭。
奇怪怎么那时候会有那么天真的想法。
”“这是我生命中很重要的作品之一,是我演员之路的开始,甚至是我电影之路的开始,也是因为这部电影我才开始认识我自己,我才开始问关于自己的问题。
那时候我才17岁,好像就是跟着所有的体制和期待去前进,因为孟克柔这个角色和易智言导演,打开了我对于人的认识,我好像之前都没有关于一个人既定样子的框架。
背负着她(孟克柔)很美好,我也期待未来能够有跟孟克柔相同分量的角色出现。
我很感谢这部电影,它奠定了我对演员这个职业的尊重和对电影的纯粹热爱,这是我的第一部电影,我现在仍然期待在工作的状态里是饱有纯粹的热爱和尊重的,不把任何一次机会随意运用,我非常尊重我的工作。
”桂纶镁说道。
《蓝色大门》承载着很多观众的青春时光,孟克柔的青涩、倔强、执拗、害羞,被桂纶镁演绎得生动真实,其中有她的本色在。
同样让她难以忘记的电影,是和刁亦男导演第一次合作的《白日焰火》。
在这个剧组桂纶镁度过了自己的三十岁生日,也跟固有的形象做了告别,曾经台湾文艺片中的“夏日女朋友”成长为沉默不语又有致命诱惑力的东北“蛇蝎美人”。
《白日焰火》全程在哈尔滨拍摄,最低气温零下30多摄氏度,片中有个镜头是桂纶镁饰演的吴志贞在冰场滑冰,雪花细细地洒在她的发间,昏暗的灯光下闪烁着小颗晶莹的光芒,桂纶镁抬起脸来,是一张冰冷透明的脸,却将无尽复杂的内心也躲藏在背后。
在台北生活的桂纶镁形容哈尔滨夜晚的冷,常常令肌肉僵硬,台词都说不出来,可就是让她念念不忘。
拍摄期间恰逢其主演的电影《女朋友·男朋友》拿下金马奖最佳女主角,从冰天雪地的哈尔滨回到金光熠熠的颁奖礼,桂纶镁很想让自己融入到颁奖礼的氛围中,可是满脑子想的都是好想回到东北继续拍戏。
“那个时候大部分人拿完奖都会做很多采访,我非常庆幸自己可以回去拍戏,我觉得那是作为演员真正重要的事,又刚好我很热爱这个剧组和角色。
”到现在得奖这件事好像都没有落实在桂纶镁的生命里,一直飘浮在半空中,跟她没有什么关系。
“《白日焰火》对我而言真的像廖凡说的,是一次非常幸福的拍摄过程,也是一份大礼,这部电影让我认识了专注热爱电影的工作人员,虽然条件艰苦,经常冻得发疼,但是因为热爱,我们所有人一起很单纯很专心地完成了它。
好像没有一点跟利益相关的想法,就是很单纯的艺术创作过程。
有时候我会想,是不是该改变自己对电影的认识,靠近所谓的主流一些。
可是那时候我发现我碰到了一群志同道合的朋友,发现他们可以花五六年的时间准备一部作品,那时候我知道了,嗯,我可以继续走这条路。
”现在的自己,就像一杯白开水“很淡,几乎没有味道。
但你可能会从看似无味的东西里体会一点点甜、一点点咸,那是要静下心来的。
”17岁的时候穿着肥大裤子顶着一头乱发的桂纶镁在西门町换乘捷运,因为和男朋友吵架而臭着脸,却刚好被《蓝色大门》负责选角的副导演一眼看中,从此成了孟克柔。
之后在《不能说的秘密》《女朋友·男朋友》等电影里,桂纶镁演过了无数种女学生和文文静静的女孩子。
很多观众认识桂纶镁,都是通过《蓝色大门》中的孟克柔、《不能说的秘密》中的路小雨。
透明质感的清新角色奠定了桂纶镁在观众眼中代表着青春片、代表着文艺女青年的身份。
而与小清新路线截然相反的,是她那些独特甚至有些神经质的角色:《巨额来电》里她饰演反派女骗子,心狠手辣却也有相信爱情的一面;《美好的意外》里她演欧阳娜娜的母亲,没有女演员的矜持和不甘,顶着泡面头教欧阳娜娜如何演哭戏;《龙门飞甲》里画着诡异的文身满脸杀气。
桂纶镁把这些截然相反又好像全然自洽的角色形容为是比例程度不同的自己。
其中都有着相同的东西一直留存。
“清新的形象是我过往角色的累积,我很感谢观众因为我的一些角色而留了下来,我其实并没有想要抹去它,但我还是一个好奇心比较重的演员,对于一些大家想不到的角色我还是很感兴趣的。
所以我总是说我不太愿意让自己在一个框架里面,我反而期待我的观众跟我一起去冒险,一起去体验全新的角色,像玩耍一样。
”由于片量不多,桂纶镁觉得每个角色对她来说都像宝贝一样重要,她花了很长时间去跟她们相处,也不愿刻意去告别每一个角色。
当年拍《蓝色大门》中的吻戏全程陪同,跟导演要求只能点到即止、最多拍三条的爸爸,看着女儿把一部一部的作品展现在面前,在某个时间截点里突然发现桂纶镁是真心喜欢表演,也渐渐理解她作出的选择,明白她不是一个没有来由去诠释这样戏份的演员,理解了情欲戏在电影里如此关键的原因,终于变成了现在不需要做过多解释就达成的全然信任。
《蓝色大门》中的台词“我们要成为什么样的大人”被好多人引用,对这个问题的答案,桂纶镁说:“我现在还在想这个问题,如果你不定义自己是大人,就还是会想未来能成为什么样的大人,总是在不同的时期不断询问自己,可能你就会慢慢成为自己想成为的样子。
”她形容现在自己的状态像一杯白开水,很淡,几乎没有味道——讲到一半忍不住笑场,说“我这样讲自己是不是有点自大哦——可是又对一些人来说是必需的”。
“我还是会顺着性格走,这也会是一种特质吧,倒不是大家既定的一定要特别有味道、某一种味道,你可能会从看似无味的东西里体会一点点甜、一点点咸,那是要静下心来的。
”离开角色后,桂纶镁沉浸在安静的状态里,问了自己很多问题,然后在下一次选择的时候有了更接近自己的判断。
本文首发于新京报,系作者本人
张冠仁1.这片是近十年来国产电影中最具备江湖气质的电影。
他让我们猛然想起脚下的土地上也是诞生过荆轲与专诸,五岳倒为轻,两广出豪杰,燕赵多悲士。
南方周末当年的slogan,“在这里读懂中国”放在这里很合适。
2.《南方车站的聚会》聚焦了一个长期给我们忽视忘记的“地下中国”,广场舞,荧光鞋。
我们长期在国产银幕上看到的底层被“苦命根”单向度压缩得非常扁平化。
底层其实是丰袤而多义的。
有底层的狡猾与智慧。
底层在这里不仅仅是是视觉上奇观,和道德上的自我满足感。
而是提供了3000个群演立体在场还原的当下中国。
“地下中国”。
有沟壑纵深,有勾心斗角。
有魑魅魍魉,有丛林法则,有暧昧彷徨,而更有一种貌似无序的有序感。
而这其实是许多国外经济论文与工具在研判近三十年中国经济奇迹野蛮成长失效的命门所在。
3.胡歌饰演的周泽农穿着褪色的阿根廷古典中锋9号巴蒂斯图塔(我唯一的足球偶像),像2002年世界杯对战平瑞典泪洒绿茵那样,中锋在黎明前倒下。
倒在水泊岸边,他和桂纶镁船上激情戏是通篇唯一松弛的地方。
周泽农代表了近三十年底层中国价值观的立体代言者,也是缔造经济奇迹背后千千万万面容模糊的个体的集合。
他依靠出众的个人意志与家庭至上,穿过不义,穿过背叛,穿过陷阱,最终在彼岸之前倒下。
它完成了对传统黑色电影《唐人街》1974的“街道上尽是一切比黑暗更黑暗的东西”母题的本土化改造与转化,黑色电影在当代中国语境下的表达。
4.生猛凶狠与残酷仅仅是表层,底下还有一层就是面对无法改变的真相以后,底层的生存智慧。
它不是明天会更好的廉价鸡汤,那不过是大二学生和温室中产的自我安慰罢了,真正的真相要砥砺与生硬得多。
他也不是一往情深地歌颂底层,不媚雅,电影中有大量事不关己的底层民众反应。
这是麻木和沉默的大多数。
最后我们看到了底层虽然以底层的逻辑达成了彼此的和解。
但出卖与背叛,与沉默麻木构成了基本盘。
5.可能有人会疑问为什么胡歌逃亡动机不会更正义一些?
我个人认为恰恰是有价值的地方,我们并不是在讨论个体行为的正义性,而是我们试图以他为案例,纵向切开当代中国的社会学肌理,用一场逃亡作为显微镜去看一下这片土地之上此刻的斯人斯景。
他的逃亡之路是一次社会学的田野实验。
6.1968年出生的刁亦男导演不愧是当年90年代初中戏小煤堆上揭竿而起先锋戏剧培养出来的底气。
年轻时候看过好东西,年纪大了都是财富。
不负鸿鹄心,不坠青云志。
他当年并不是冒头的那拨,但是他气沉丹田,余韵悠长,不声不响,活得最长。
二十年来始终不失社会的关怀立场。
那一代人经历了80年代文化开放以后是有文化精英的固守与担当。
而更重要的是勇气与开拓,视听语言比《白日焰火》更进一步。
7.这部电影制作上非常辛苦,而且绝对不取巧劲,生生建构了一个无中生有的“野鹅塘”王国,那是莫言的高密,余华的海盐,福克纳的约克纳帕塔。
导演的文学功底非常强。
野心也很大,希望在中国银幕上生造一个万法不彰的,和奥逊威尔斯的 The lady from ShangHai 有异曲同工之妙。
他差一点就成功了,个中原因我们也心知肚明。
8.很高兴看到在视觉上和《地球最后的夜晚》有一些互动的地方,毕竟从制片人到美术摄影主创,甚至年轻的执行导演大家都在一起工作。
这两年国内两部最鲜明的文艺片在这里有交汇但更有分流之处。
一个更个人化,一个更社会化,无论如何,需要百花齐放,更需要千变万化。
希望中国带有作者强烈属性文艺片市场越来越繁荣。
同时在视听语言的表达上不土不松,能达到一流标准。
那个全景俯瞰出蝗虫一般的摩托鱼贯而出的镜头太棒了。
最后楼顶里抓捕的群戏的调度也非常赞。
摄影董劲松老师在低照度环境下对人物造型的塑造能力太棒了。
9.如果一定要说遗憾的话,友情提示:这片确实有暴力血腥的一面,观影前要有心理预期,不适合10岁以下孩子观看。
桂纶镁最后蛇蝎美人的处理,在交给歹徒和警方配合上的左右逢源还有空间,因为涉及到结尾的反转契合度。
梭罗河固然美丽,早有姜文立上头。
另外就是黄觉代表商业对底层的欺凌与伤害处理得有点潦草。
但这些缺点早就被主创非凡的勇气与才华掩盖住了。
10.恭喜沈陽,卢芸两位制片人,每部电影都不容易,但此片堪称一路披荆斩棘,但未来一定披金戴银。
给你们一个大大的拥抱。
祝贺刁亦男导演。
所有辛苦与付出都值得。
你的制作水准能匹配你创作野心。
这部电影在今后研究当下中国转型期风貌的社会学课本里会有他该有的历史位置。
11.祝贺总制片人李力,口碑与票房往往会正向回馈那些野心勃勃又手里不慌的冒险家们,后劲十足,古往今来历来如此,这也是行业进步的要诀。
这一年值得一看的国产电影不多,值得一写更少,所以我决定去电影院再看一遍《南方车站的聚会》。
“走位飘忽”的刁亦男老师在《南方车站的聚会》纽约电影节首映场后的Q&A里给大礼堂的观众莫名其妙地讲了一个“一千零一夜”的故事,大意是他喜欢结构的趣味,而《一千零一夜》里的故事接故事,故事套故事的形式正中他的下怀。
他接着说,“如果故事讲不好,第二天就会被杀死。
”老师讲这句话时候的一本正经,引发了全场的笑声。
不过回头来看,这句玩笑或许正可以视作解读《南方车站的聚会》的钥匙。
《南方车站的聚会》的确非常注重情节之间环环相扣,人物的出场,场景的设计安排都相当精确讲究。
就像那个每天在国王枕边讲故事的宰相女儿一样,导演十分注意剧情铺陈的顺序,和避免文本和图像信息的重复冗余。
电影从头至尾,那些让我们或耳目一新或目瞪口呆的各处场景,其实大部分都只出现过一次。
不管是馄饨店还是广场,火车站还是二手家具市场,每一次影片都通过不遗余力的细节刻画,尽可能地让我们“记住”它们的样貌,并通过对这些样貌不断地叠加实现导演最终的意图。
这个过程就好比盲人摸象,虽然每一次都是局部扫描,但到最后我们依旧可以一点点看清这座城市及其社会生态的全貌(或者至少是有层次的样貌),看清这些漂浮在其中的人物,他们的正脸与背影。
这样的认知过程,也正如电影在叙述事件时所做的一样,通过缜密的正叙倒叙编排和不同视角的回溯,让我们一点点接近真相与原委。
拉远一些来看,刁老师在本片中所作的尝试,正和“一千零一夜”典故背后的寓意一样,讲故事的行为最终成为了故事本身,而所讲的故事内容反倒成为次要了的。
如果说电影里对周泽农的寻觅和追赶发生许多个地方:工地,跳广场舞的街头,疲惫的火车站,动物园,棋牌室,挤满住户的住宅楼,空无一人的野鹅湖,不如说是导演通过寻觅和追赶周泽农这一“随机事件”,带我们来到了这些地方,并为我们一层一层翻开这个社会的在阴暗角落和黑夜深处的“真相”与现实。
电影其实无意让观众过多逗留在对主角随时会被抓到这一简单的,二元的悬念之中,而是通过一点一点的渗透和精彩的环境素描为我们描绘出一个更大的,也更多元的“疑问空间”——而它也就是剧中人物也是我们每个观者自己所处的时代本身。
为什么两方(甚至多方)都要找到周泽农?
为什么会有陪泳女?
为什么又要躲到野鹅湖?
这些问题的答案想必都在剧情之外,并深埋在我们对生活现实的认知,反思和感受里。
《南方车站的聚会》虽然以类型片为底,但作者把玩此类(犯罪/警匪)类型的方式,依然有不少新意和他自己独特的想法。
首先是反传统的人物设置。
电影里的主要角色,既不高大,又不似通常黑色电影中的那样小而鲜活。
周泽农从一出场就是身负重伤的,而桂纶镁的角色则一直都浑浑噩噩,弱不禁风,大部分时候连走路都走不稳。
这两个人就这样飘飘晃晃地陪我们度过了电影的大部分时间。
导演在Q&A中谈及电影尝试用“去中心化“的方式描述事件,不知道这两个相对”弱势“的主角是与这个中心思想高度统一的结果,还是他们并不出彩的表演恰巧成全了导演的构想。
不管是哪种假设,影片都成功地营造出了一副毫不居高临下,却又作者欲和表达欲十分饱满的叙事姿态。
这有些像两年前柏林受到好评的动画长片《好极了》,通过丰富的图像细节把当代社会个人的生存状态展现出来。
这种状态是疲惫的,略显麻木的,走一步看一步的,看似狡猾精明游刃有余却又饱受重压的,而在这重压底下,想要让这些人物具备传统叙事中那种丰满的和富含戏剧性的情感姿态,几乎是不可能。
其次是抓人的群戏。
本片的一大特色便是极强的代入感,这份代入感并不构建于故事情节和人物心理,而是来自于导演对公共空间的利用。
在不停切换的事件场景中,包含了饱满的不重样的视觉元素,动静相辅,现实的超现实的无缝地混溶在一起,让人赞叹电影不愧是形式的盛宴,而艺术表达的源头其实是严肃思想的风格化表达。
影片虽然打打杀杀,哄哄闹闹,但底子里我们也清晰地感受到导演的认真与思考。
这主要体现在几个方面:1)警和匪并非完全对立,正邪不是主要矛盾,大家只是各司其职;2)没有永远的团伙,只有永远的利益;3)需要钱的女人,不管这种需要是主动还是被动;4)社会机器的运转自成一套逻辑,看似上有政策,实则下有对策。
和通常的黑色/犯罪电影更多聚焦在人的主观想法与行为上不同的是,《南方车站的聚会》从一开始就是对社会和对群体的素描。
在这个高度信息化和系统化的年代,英雄主义早已过时,而个人层面上的得失和它背后的能量也是几乎可以忽略不计的。
再者是闪光的陪泳女。
桂纶镁这个人物设置是电影表意层面的核心,她和周泽农老婆组成的二人组,是这部情节几乎“飞上天”的电影成功落地的关键。
她们游离在男人的世界之外,仓皇地躲避近在身前的厮杀,但却也是这些无意义厮杀背后的意义与调和。
大致在片长的黄金分割点处,黑夜里桂纶镁躺在飘荡在野鹅湖中央的小船上,轻飘飘地融合在黑夜里,让人一下子从先前的扣人心弦中抽离出来,去梳理事件的逻辑,反思人物的命运。
导演说这部电影最初的灵感就是来自报纸上一则关于陪泳女的新闻,我想这是显而易见的。
在这部几乎没有什么抒情段落的电影中,导演仅有的一点本就埋藏得很深的情感,就寄寓在了桂纶镁这个角色上。
她作为事件的亲历者,却也是和观众离得最近的人。
从一开始的什么都不知道,到摸着石头过河,再到朝着自己的目标前进,这段认知和体验的过程和我们作为旁观者极为相像。
它也像极了我们在社会黑洞面前彷徨的姿态。
最后回到电影本身那些让人感到一锤定音的地方。
看过之后,不知道为什么我想起了巴西导演门多萨的长片处女作《舍间声响》,或许是两位导演对当代社会的感受有很多相似的地方。
在他们眼中,生活中那些看似荒诞却也合理的东西,无形之中把人磨平,而过程的结果便是每个人在自身利益的驱动下把世界一点点地颠倒过来。
在电影虚构的故事里,两方都想找到周泽农,唯独他的老婆不想,这不就是个巨大的隐喻吗?
仔细想想,我们眼中的剧情主角被两方势力架在中间,动弹不得,到头来也没有什么作为,这或许就是很多时候这个社会的真实写照。
良心怯懦地藏在衣柜后,能者无用武之地,赤裸裸的利益在马路中央横行,而且有时候它还冠以正义的名义。
毕竟,换上一双会发光的亮片鞋,你就能轻而易举地混在看似更加光明和正确的一边了。
死亡是每个人的宿命,上帝早已为它标好价格。
我们与死亡对抗的能力微弱,说什么温和的走进那个良夜,最大的胜利,不过是找个最好的兑现方式,把自己留给最好的买家。
在《南方车站的聚会》里,30万就是周泽农的标的,他原本是警匪同时追逐的一块肥肉,却反客为主成为野鹅湖畔盛宴的主人。
始于南方车站的聚会,每个赴宴者如蝇营狗苟贪相毕露,唯有周泽农半醉半醒地在餐桌上酩酊起舞,杯光剑影血染伞幔,把一场仓皇逃亡,变成了优雅的欲擒故纵,连最后的死亡,都成了精心设计的一部分。
他是野生的猎物,亦是优雅的猎人。
优雅是很稀缺的品质。
不知道从哪个节点开始,整个世界都变得激进起来,推崇成功、贩卖焦虑、渲染仇恨,一边描绘着酒池肉林的愿景,一边随便找个标准就划清敌我阵营。
与这个亢奋时代交相辉映的,是那些情绪饱满的电影更容易与观众共情,更容易取得商业上的成功。
但很可能正是那些被夸张、放大的情绪,消解了我们的细辨善恶能力,制造了沟通理解的障碍,也拒绝了逻辑构建的可能。
我们像被温水熬煮的青蛙,彼此看着对方面色潮红,以为是狂欢的兴奋,忘了它很可能也是死亡的印记。
强行把感受变成真理,正是一切失控的开始。
插叙这样一段感受,正是我最喜欢《南方车站的聚会》的地方,导演把一个血腥的故事,讲得沉着、浪漫、哀伤。
它模糊了警匪大众的界限,冷漠地呈现欲望是如何调动了人的兽性,不分阵营的使人虚伪、狡诈和残忍。
宛如一头动物的逃犯周泽农,反倒有情有义、有里有面。
为把赏金留给妻子,他并没什么靠谱的计划,不过是在笔直的路径上见招拆招、神鬼不惧。
他是规则的执行者,也是规则的建立者,唯独不是规则的破坏者。
他熟知人性的恶,也善于分拣庸众之恶里残存的善,唯一的武器,是平静地识破了人心。
周泽农这样的人物,在华语电影里是很少见的,他明明沉沦底层,浪荡不堪,却活得纯粹、透明。
比起群众演员与生俱来的烟火气,周泽龙的一举一动都充满了形而上的设定。
作为悲观主义者的我来说,是很难相信丛林社会里,会出现这样干净的个体,过于理想化的人设,老让人担心周泽农像穿了皇帝的新衣。
也是基于此,我很喜欢刁亦男导演对胡歌的选择,也很喜欢胡歌的完成。
胡歌合适的地方,是他身上美而不自知的钝,和与生俱来的间离感,这些让他与周泽农这个角色形成了完美的共鸣:内心坚定和外在随遇而安,是面对生活的两种面孔,你看不到他急扯白脸的争辩,也看不到他气急败坏的遮掩,禁欲是其由表及里的光芒。
周泽农仅有的失控,除了船上的性,就是最后狼吞虎咽下两碗面条,泄露了原始的本能。
导演不动声色地审视了周泽农两个小时,紧拉硬拽后的放手,是对这个角色最厚爱的深情。
周泽农被符号化了,被创作者亲手祭祀;群众演员演得再如鱼得水,不过是在电影里放置的生活模型。
于我而言,电影里最有意思的角色是桂纶镁出演的爱爱,电影从一场车站圈套式的接头开始,我们随爱爱盲目又机警地跃入了这个故事,被识破、被魅惑、被嫌弃、被怜悯、被同化,真正认识了偶像化的周泽农。
不等雪崩,就没有一片雪花是无辜的。
苟且求生时,我们如爱爱一样,心不甘情不愿的陪泳,时不时就沦为干洗机上的鱼肉。
寻求刺激时,我们也分不清机会和陷阱,急匆匆跳进生活预设的赌局。
爱爱最开始也是庸众的一员,她是企图在周泽农身上分一杯羹的,却不由自主地被他吸引,继而害怕他的危险,最后还是接受他的感召。
爱爱和周泽农的默契,或者说我们和周泽农的情义,到底是哪一刻建立的呢?
起点是野鹅湖的一捧漱口水,终点是临别前的两碗牛肉面。
电影里,爱爱是我们进入和观察周泽农的视角;电影外,爱爱就是我们。
电影里,周泽农是唐吉坷德式的西部牛仔,电影外,周泽农是我们面对死亡恐惧,可能做出的最完美回答:既是“道可道,非常道”;又是“朝闻道,夕可死矣”。
鉴于《白日焰火》的柏林电影节版和大陆公映版存在着巨大差异,我不得不对《南方车站的聚会》做相似的联想。
它到底在多大程度上保留了刁亦男的原意?
不得而知。
从目前已知的删减中,有这样一处:胡歌饰演的逃犯周泽农被警方击毙后,原本有个情节,是警察轮流站在尸体旁比V拍照,公映版给删掉了。
你可以想象一下,如果你看的版本保留了这个情节,会是怎样的观感?
尽管它可能只有不到一分钟的戏份,但会不会给你带来完全不同的感受?
我想多少是会的。
这个镜头,把正义与死亡、胜利与失败并置,最终达到的效果是我们对这些概念间的界线彻底感到模糊。
一个人的死是值得庆祝的事吗?
这正义吗?
从这个细节出发,我们可以一窥《南方车站的聚会》被压抑的表达。
多数人认识刁亦男,都是从《白日焰火》开始的。
这部影片拿到了第64届柏林电影节最佳影片(金熊奖),廖凡也凭借该片拿到了最佳男演员(银熊奖)。
对于2010年代的中国电影,这是国际上难得的殊荣。
我很喜欢《白日焰火》,此处特指柏林版。
大陆公映版把这部电影剪成了另一个片子,全然丢了原片最冷最狠的部分,转而成了一部外寒内暖的爱情片。
那么柏林版在讲什么呢?
实际是个非常残忍的“人玩人”的故事。
影片遵循黑色电影套路,讲廖凡扮演的煤厂保安张自力追踪一件碎尸案,遭遇了桂纶镁扮演的洗衣店女工吴志贞,他被吴志贞所吸引,一步步接近真相,也一步步堕落。
影片的黑色是双面的。
一面是吴志贞想利用张自力的迷恋,帮自己脱身;另一面,是张自力想利用吴志贞破案立功,好重回警队。
这一男一女,互相欺骗,互相倾轧。
起初,你以为是吴志贞耍了张自力,后来你发现,原来张自力更狠,玩了吴志贞。
万万没想到,最狠的还在后面。
张自力重回警队的愿望被无情戳破,所有人都被体制玩了。
于是才有了最后一幕,在吴志贞被警方带走时,张自力站上屋顶,点起烟火,并对着警车开炮。
刁亦男的黑、冷、狠,由此可见。
也难怪《白日焰火》的英文名那样直白:Black Coal, Thin Ice。
黑煤,薄冰。
到了《南方车站的聚会》,这种“人玩人”的结构依然存在。
此处的“玩”,指的是“告密”。
胡歌扮演的周泽农是一个电动车盗窃团伙的小头目,因地盘纠纷,帮派斗争,周泽农中了暗枪,雨夜中,他一时走眼误杀了警察,不得已亡命天涯。
影片由此拆成多条支线,一条是周泽农的逃亡之路,一条是“陪泳女”刘爱爱的故事,还有一条是警方缉凶的过程。
明处,是警匪角力。
但实际上,警方在整个故事里都是被牵着走的。
暗中,是底层人之间的缠斗。
因为钱,因为向警方告密周泽农的动向可以得30万奖金,于是所有人为了钱彼此出卖。
那是一条紧紧咬合的“告密链”,取代了原有的还残存着一丝温情的底层社会网。
于是我们看到在南方潮湿的城市边缘,在霓虹闪烁、月色暧昧的夜晚,人与人的情感在一寸寸瓦解。
妻子告密丈夫,姐姐告密弟弟,朋友告密兄弟,大哥告密小弟……人人自危,人心惶惶。
刁亦男不断用“声音”来强化这种肃杀氛围,那是穿行在穷街陋巷里,不时传来爆米花的巨响;那是破败的家具店里,突然没来由的“砰”地一声,落了人满脸的灰;那是走在街上,不远处一队武警踏着正步汹涌而至,喊声嘹亮,碾过近处的人……所有的声音,把这座原本就很阴郁的南方小城,进一步拖向深渊的边缘。
它就像那座暗夜里的动物园,到处是张皇的眼睛。
那些眼睛,一方面担惊受怕,一方面又窥伺着猎物。
而周泽农,就躲藏在这些眼睛暂时还没有覆盖的地方。
他拼了命要活着,为的是死得更有价值。
他要躲过所有人的追杀,只为把告密的机会留给妻子,用自己的命换回30万留给家人。
所以这个故事从一开始就带有戏弄体制的色彩,如果我们不考虑影片最后的那一行为过审而加的字幕,这个故事实际在讲,一个穷途末路的男人利用体制给家人留下活路的故事。
当然,这种“戏弄”并非是因为“好玩”,而是一种绝望的反抗。
当垄断暴力的机关,调集所有力量去抓捕一个杀了警察的人,当整个底层社会被搞得天翻地覆,所有人都被排查,无人幸免之时,逃亡的个体是如此孱弱,他终将倒在枪口之下,他唯一能做的,是选择死亡的方式。
这时,刘爱爱出现了。
她处于社会的最边缘,做着“陪泳女”的灰色职业。
因周泽农妻子不便现身,她去往南方车站与周泽农会面,替他的妻子完成告密。
这里的“替”,十分暧昧。
刘爱爱究竟是什么角色,也是影片贯穿始终最大的悬念。
这种暧昧性,是最好看的。
如果你抱着温情一点的眼光去看,刘爱爱从黑帮的胁迫中侥幸逃出,最终真的替周泽农完成了夙愿。
且两人在船上的欢愉,也是刘爱爱替周泽农的妻子,给了他生命最后的温存。
但如果你换一种眼光,注意到刁亦男留下的隐隐的线索,把刘爱爱看作一个百合人设(线索为:中性发型、与万茜柜里柜外初见、结尾的结伴同行等),那么故事将截然不同,完全翻转为另一个方向。
即两个女性,最后“玩”了所有男人。
后者显然要黑色得多。
但不管怎样,我喜欢的正是影片有意无意制造的暧昧性。
这种暧昧性,就如同霓虹下的夜色,让人看不清、触不到,于是可以装下许多欲言又止的心事和不如不说的欺骗。
从这个意义上讲,《南方车站的聚会》聚来的正是一群暧昧的人。
那里有并不决然代表正义的警方,有并不必然恶贯满盈的逃犯,有面目模糊少言寡语的妻子,有心思复杂几经转变的陪泳女……这些人一起来到车站,却都没有上车。
当你听到《成吉思汗》的歌声,恍然穿越到贾樟柯的《站台》,或许也能明白这不过是另一个关于站台的故事。
没有远方,只有此时此刻此地。
他们都是被困住的人,就像美女蛇表演的棚子里,那个会唱歌的瓶子里的女人,只有一颗头颅露在外面,艰难地呼吸,无法动弹。
我喜欢《南方车站的聚会》,也认为刁亦男是应该被珍视的导演。
这样的影片放在国际上,并没有多么标新立异或一语惊人,但在国产片里,已经少之又少。
不光是视听语言层面,刁亦男越发娴熟,自《白日焰火》完成飞跃后,到这部已经能够更自觉地建立自己的视听系统,利用镜头叙事,通过声音来营造氛围。
而且这部电影在表意上的大胆,那些欲盖弥彰的挑衅,都是难得的勇气。
一篇小文,未曾写尽。
谨以此献给又一部未能拍尽的国产片。
一份刁亦男导演关于这部电影的访谈回答汇编
看完《南方车站的聚会》,在惊艳的同时也留给我了一些疑问和更深入理解电影的兴趣。
我把目光指向了刁亦男导演,要是能向他提问该多好,于是我翻看了导演在戛纳、纽约电影节对这部电影的访谈,让我的疑问和兴趣都得到了圆满,也让这部电影的后劲愈发强烈。
我把访谈用文本记录了下来,对这些问答作了一些优化。
对电影节上媒体对刁导问题进行了简化与整理,尽量把刁导演的原话原汁原味地还原,力图创造导演在回答读者问题的效果。
那么,我们开始吧!
(接下来文章内容的“我”是刁亦男导演,这也是他回答的原话,部分地方作了省略) 为什么要说武汉话?
为什么是武汉?
“我们在武汉拍,所以我们就要用武汉话,所有的群众演员、非职业演员、所有边边角角有对白的这些,除了在座的(指主要角色演员)都是武汉人,如果他们都说武汉话,这几位说普通话,那么我们这个电影的调性会非常奇怪,所以我要求我的演员们努力学武汉话,至少学得像个样子能与群众演员融为一体,同时他们学武汉话的过程也能找到进入角色的钥匙。
”“ 这个故事之所以发生在武汉,是因为我们这个电影里需要很多水面拍摄——湖水。
在南方有这样湖水的地方,我原本以为很乐观容易找到,结果一找才发现其实非常难。
我们想在广东拍这部戏,也想在银川拍,因为他们都是我们觉得可以找到湖水的城市,如果这样的话这几位都要说,粤语或者西北方言了(指主要角色演员)。
但还好,他们没有找到这样的景色,武汉是中国的百湖之城,湖北是千湖之省份,所以在看景两天,我们就决定在这里拍摄,它就是因为湖水特别丰富。
湖水和城中村的关系也有,武汉本身体量也很大,城市给你的创作空间与样貌非常多。
” 为什么是胡歌?
从选角到评价
关于电影选角:“我选的演员可能不是从一个现实主义的角度出发,比如胡歌他一定要长得像一个悍匪或者我们先入为主的说概念上的悍匪,我可能从演员气质出发让他去演,他演的这个角色就是悍匪,扮演的同时就证明了他的存在。
(这段颇有加缪在《西西弗神话》中对演员——“荒谬的人”的味道)比如影史上也有张国荣这样的偶像,他也不会妨碍和王家卫导演或者任何一个作者导演的合作,或者说阿兰.德龙这样的会和新浪潮导演合作,拍出非常严肃的电影,我选演员的视角应该更开阔。
” 关于胡歌:“我认为胡歌作为一个演员,他非常有特别的气质。
忧郁,形象也非常俊朗。
他是一张非常透明的纸,可以让他的肢体动作,去填补心理的、情绪化的所有的语言。
他所有的语言都是通过他的肢体语言传达出来。
这是胡歌特别擅长的……我们还在外面讨论卓别林和基顿,那么胡歌是卓别林还是基顿呢?
最后我们觉得他是基顿。
因为基顿的表演是纯粹依靠肢体,依靠动作来传达情绪解释剧情。
而卓别林是靠剧情,依靠意义与环境。
所有的表演都遵循着这样一个精神“人是它所有行动的总和”,他想什么、说什么并不重要。
因为我觉得存在是先于本质的(看来导演对存在主义非常有兴趣),到结尾他成为了自己,完成了他的人生,但是通过他的行动。
” 夜的诗人?
黑色电影与风格化
关于黑色电影:“黑色电影是一种很风格化的类型片,同时他有很强的戏剧性,当你把戏剧性和风格化融合在一起的时候就容易拍出好看又有作者表达的电影。
在中国社会发展的今天,存在着这样那样的问题,他都给我创作黑色电影提供了土壤。
”关于摄影的合作:“摄影是我第一部片的摄影,一直合作到现在,有17年,彼此都非常的熟系和了解,我的剧本写出来也都先让他看,所以在一些沟通与审美趣味上我们不必费很多精力,主要是怎么实施怎么呈现,可以说我是他的左眼,他是我的右眼,他也会提醒我这场戏的表演,我也关心摄影,相辅相成,都是一些正向的向前发展的。
”
关于夜晚:“...至于你说的夜,这个逃犯这个一定是在夜里像动物一样被围捕,被追猎,他白天不会出来,所以我85%的夜景都是根据剧情要求拍摄。
夜也有他的魅力,它就像一个滤镜,一层纱。
把白天看到那些纵深的,那些写实的东西过滤掉,所以你看上去它更像一个舞台,像一个抽象空间,像一个纯粹的反应时间流逝的空间,这就是夜给我技术的、心理的、审美的一个保障。
”关于音乐和片尾曲:“ 如果在黑夜在夜晚,当你看不见的时候。
声音非常重要,你就要靠你的耳朵去感知周围,声音就是空间…声音最重要的一个是叙事的,一个是气氛的,在很多段落里我运用了大量的传统音乐,比如像笙、筝、竖琴、包括一些京剧的音乐也都是结合那样的一种舞台感,提供到空间里。
”“胡歌最后唱了一首歌,我们一直在犹豫到底用不用这首歌,直到最后我们决定好!
用吧!
录音师在门口等到凌晨五点…然后我觉得那首歌是他们终于聚会了,在一起了。
”
剧情与角色的解读注意!
这部分包含强烈剧透!
建议未观影直接略过!
关于边缘人、边缘社会与主角:“因为这些人都是我们日常的认为的法外之徒我们认为他们是社会的渣滓,但我始终认为越是黑暗的人身上越是有一些,明亮的光,能让你感受到。
就像主人公它开始是一个随波逐流的人被生活抛弃,逃避生活,逃避自己的人生,逃避自己的家庭妻子和孩子。
可当这个无情的世界让他的命运突然转变,要面对死亡时,他突然有了机会,想要改变自己,想要报复这个命运,他开始有了存在感。
”“他面临的好像是个哲学问题,我们怎样死,其实我们大家生下来面对这个问题都是公平的,死亡是一种美学,他去执行了。
他否定了死亡,通过了自己的行动,经历了各种困顿,精神的不安和诱惑,它通过各种通过自己行为改变了自己的存在,找到了自己的属性,挽救了他自己的人生,所有这些都东西都是觊觎到对他自己背叛的生活的重新回归。
”关于男女主角的关系:“ 是微妙而复杂的,怎么处理这样的关系,我想我理解的他们两个人,在这样的强大的压力下面,始终是两个孤单的灵魂,这两个孤单的灵魂始终没用明言来表达这样的问候,但他们用行动让我们感受到,他们之间存在着某种情愫,所以我理解的这样的一种关系也是很有味道和迷人的,我不希望用直白的语言来传递自己的情绪,如果那样的话,这也不符合这个电影情境。
” 电影张力与主题
关于电影处处充满威胁与张力:“首先我觉得这个电影不要太闷,这不是博物馆电影。
电影是给观众看的,同时也要有作者自己的表达与诉求。
但要这样来说,对创作者来说是很难的。
我一边要想希区柯克一边要想雷诺阿和侯孝贤,它是一个混合多种元素的,在你身体里酿造的过程,比如葡萄酒,开始是葡萄最后如果还是葡萄它就没有意思了。
所以这个过程就是把你的经验,直接经验,间接经验,和你的想象力混杂在一起,不停酿造的过程,所以最后留下好的气味和口感就可以了。
”关于电影的主旨与积极含义:“我的电影不会刻意设定一个主题,给观众先入为主的中心思想,我的电影是把我感兴趣的事实有机地罗列在一起,然后让他们获得属于他们每一个人的体验,关于传递的积极意义,我想每个人都有各自的困境,我的人物、主人公,他们也都有自己的困境,但他们通过冒险、通过牺牲、通过抵抗,获得了尊严和自由,这是指引我们生活的动力 。
”最后这个问题我觉得特别有意义所以我直接把问题与回答列出:Q:有观众觉得这个电影和中国当下离的比较远,我自己觉得这些人发生的这些事,是发生在真空的感觉,我不知道是你有意为之吗?
A:“其实生活当中,我们有乌托邦的概念,在这个电影里我想表示的是有关我们生活之间,神秘的恐惧的之外的一个异托邦,这个异托邦是通过城中村、酒馆,那些灰色交易的场所呈现的空间。
在我们内心也有异托邦,它可能是我内心的关于自我的投射,在这个电影上,另外,你看到的这些景观都是非常真实的,这个故事来源于生活中一个真实的事件,包括那些小偷一起开会,这都是真实的,我不知道?
可能我们没有拍摄都市生活,所以离它的感受比较远。
“但是我想它传达的内在的精神,传达的一个人的自我拯救的力度,和他的愿望,我希望能够被更多的中国观众捕捉到,因为这是一个非常传统的价值观,伦理,道义。
在社会高速发展的今天,我们正在失去这样的观念,而我们应该把它放在前所未有重要的位置。
”
写在最后最后我想谈我的一些想法,观影后我看到一些评价觉得这是“ 一场谄媚的聚会”, 说是在影片中堆砌大量所谓的东方奇观,完全是对外国观众的讨好,没对情节的推进与塑造人物形象起到一点作用。
我认为这种评价是一种彻底的“误解”。
用导演在某次观影团映后分享的一段话“可能大家多数看的是好莱坞的片和常规商业片,他们的设定是没有废话,所有的都是为情节服务,而我们这个片不一样,除了想给观众看到一个故事以外,还想展现一个周边连带出来的一个世界。
” 电影聚焦了一个黑暗的城中村生态系统,甚至都有《罪恶之城》的味道,但又是极为真实现实的可考据的,在电影中黄觉那场厂房里的戏,我一眼就看得出是一个制衣的厂,为什么我能一眼辨识出?
因为我在现实中几乎见过完全相同景象——烫台、墙上挂着的牛皮纸版型,甚至是楼上的缝纫机声都和现实高度吻合。
如果把这般用心归为谄媚,也太可惜了。
这篇文章我也想通过让读者通过对电影更进一步了解,化解这种“误解”。
这是一部处处反映导演对现代种种社会表征的洞察的电影,黑暗的躯体下是深沉的人文关怀,于我来说这是华语片另一个维度的希望。
谢谢!
刁亦男导演
该影评涉嫌严重剧透。
阅前请三思。
感谢#不散观影团#带我见到主创三人:刁亦男、胡歌、桂纶镁。
大家可以微博和公众号搜索#不散#,关注后续活动喜欢严谨的导演。
虽然片子偶尔有嘴型对不上的台词,但基本上都是武汉各种方言的口型,强迫症引起舒适。
身为一枚在武汉郊区生活了十年的异乡人,这电影看得我简直太煎熬了……除开紧张的刑侦纪实风的渲染之外,电影整个呈现出来的武汉底层人群的生活简直不要太熟悉……开头淅淅沥沥下个不停的小雨一下子就把我带回那个氤氲水汽的城市。
胡歌、桂纶镁、万茜、廖凡、黄觉、曾美慧孜,这些演员简直都太适合自己的角色了!
武汉就是这个样子,你看到一个儿子伢长得像胡歌一样蛮瓜气,脑筋也蛮灵光,蛮清白,但他就是一个混子,他也会讲义气,也有狠劲和特长(杀人手法和领导能力、人格魅力等),但他就是不可能给你好生地上班、做事,非要搞些见不得光的钱。
还有桂纶镁演的刘爱爱也是滴,又好看又聪明,但是她就是好吃懒做、偷奸耍滑,只肯做个陪泳女。
但是你又讨厌不起来她,因为她真的蛮有魅力,你就是喜欢看她,就是喜欢她,愿意帮她,愿意把钱她。
还有廖凡的警察和黄觉的工厂小头头,跟胡歌的周泽农就是成反义词的一群人,看起来可能是做着正儿八经的职业,其实人是怂凶怂凶的,不是完完全全光明正大,导演把这种人身上复杂的灰色的特质表现得特别好,一下子就觉得抓住人物精髓——就是这样的!
武汉确实是这样!
还有华哥也是的。
华哥最后几场戏也拍得特别好,一种模棱两可的气氛,跟华华这个人物很贴合。
长得一脸正派像,看样子绝对不会出卖兄弟伙,言而有信,其实也未必。
最后就像一片荷花的叶子一样悄无声息落在湖边哈,就像他整场电影里,一直冇么昂做声,但其实一直有他的身影。
虽然各个都尊称一声大哥,其实在死后碰巧警察查到他屋里的时候,家徒四壁,徒有虚名。
一张尬P的乾隆照片,一张野鹅塘边的照片,都是不会笑的脸,看起来既熟悉又陌生,扔进人堆里就找不到的脸。
之前不是生活在影片中取景地的位子,所以其实看电影之前我完全找不到还有一个职业叫陪泳女,强盗还要开会、比赛。
偷车贼们开会认真划分区域的样子,跟后面警察开追捕大会形成强烈对比,很有恶趣味。
尤其对仗的是,亡命徒的鲁莽、发狠也通过黄毛冲动的一枪“嘭”地一下打出来!
后面警察分配任务,一个长相特别伟光正的大哥像猫眼猫耳一样举手发言,他问:“哪里可以试枪,领了枪之后还冇用过。
”最后也给了一个镜头,正是他给了农哥致命一枪。
枪战前面的铺垫太长太煎熬了……孩子的球,爆米花锅,虽然你知道迟早要出事,但就是把你吊在火上烤,“嘭”一哈你以为打枪了!
不是滴。
又“嘭”一哈……太难受辽……看得人紧张死了。
说明节奏好,拍得好。
但其实我能说我全程脑海中还一直是叉车那场戏吗……那一段偶尔能听到大车的喇叭声,还以为是黄毛会把猫耳绊倒致其遭大车碾压,结果冇想到更残酷的在后头……那一段真的……太真实了……郊区小混混就是这样滴。
听武汉的朋友们讲过,有意气风发的混混小头目,喝多了,从自家楼道跌下来……出殡的时候一堆小混混来送行。
还有个以前总爱欺负人的胖子,蛮长时间见不到,再回来少了一条腿……还有傻掉的,然后从河南买个黑户的媳妇结婚,生孩子,小孩跟媳妇一样看起来就不正常。
炸金花、溜果子、溜冰、打流……从前只知道乖乖上学的我,在跟朋友来到武汉的郊区之后,才发现这些小时候《今日说法》里才能看到的刑侦案件的情节居然离我这么近!
而导演的还原度真的很高,仿佛他就是武汉郊区土生土长的儿子伢。
真的郊区蛮多像杨志烈一样,长得蛮瓜气但是不学好的儿子伢……他真的蛮可惜,讲义气,心眼儿好,其实他真的不用死……太逞能了……胡歌和桂纶镁的真“船戏”,延续《白日焰火》的风格,把成年人之间那种暧昧,真实地拍出来了。
你说他爱她吗?
好像也不是。
你说他俩是炮友吗?
但是她又蛮讲信用。
你说他利用她吗?
可他用救了她。
成年人的感情世界,就是这样的。
在湖上和陌生女子翻云覆雨,转头依然记得把赚到的钱打给自己屋里老婆。
就像《白日焰火》里的廖凡和桂纶镁,好像有喜欢有保护,但也有利用,很真实。
结尾的伟光正字幕在心里手动划掉哈哈哈!
太残酷了,不敢二刷。
不喜欢《白日焰火》的人大概率不会喜欢这部,胡歌付出的所有努力就是把自己给搞成了一个二手张鲁一,桂纶镁的角色更加莫名,而且整个人越来越像小男孩了(要真是小男孩那故事可能还好看点)。当然最好笑的还是黄觉,专门跑来演一场〇〇戏,上一部是廖凡这一部是黄觉,刁亦男下一部准备再找谁来〇〇桂纶镁啊
审美很好的片子。毕赣可以看一下。(对不起)
0706 巴黎CIP点映 黑色幽默,暴力美学优秀地本土化创新,克制冷静的情感表达,配合上绚丽到梦幻的光影,演员们扎实的展现了一个下九流的江湖,有传统武侠的色彩。属于每个人的牢笼常有,可以埋身其中,短暂逃避的野鹅塘却只在夜里梦里。
虽然剧情是看懂了,很简单,场景、服装、演员的演技都没的说,但是看的时候总感觉不太吸引人。我也不太懂,可能是我的欣赏水平还没达到吧。在电影里面看到了很真实的我记忆中的农村场景,还有刘爱爱拿的那种会发光的灯,也是小时候看到过的,但是感觉有点刻意,不觉得这是个真实的场景。电影中动物园里动物的眼睛、男女主在高楼大厦的宣传画中走过、人物动作用影子来显示还有用雨伞杀人都设置得很好,但是整个电影看下来有点太平淡了。我对男主要面临的危险没有太多的恐惧,没办法融入进去,从始至终都只觉得这是一场虚假的表演。虽然表演没得挑。
好看的出来打架
刁亦男把导演技巧推向极致,这是一部被极度的设计吊着的电影。每场戏都满溢而出,从视觉元素(霓虹、棚影、几何图形)的反复,到间离得宛如开玩笑般的声音设计、以“对仗”书写的三方势力设计。“城中村三不管地带”被彻底景观化、人物被彻底景观化,演员各演各的,宛如机械木偶戏亦或凹造型走T台。但复杂的是,这些景观并没有被简单处理,刁亦男的方法与贾樟柯式的“土实社会流”背道而驰——变异的地域,流动着破碎的、脆弱的、随时都有危险的气息,如一只养在即将碎掉的玻璃罩里的老虎。不确定该如何评价,于我而言这些是好的设计,但全堆砌在一起就是很硬的东西,有趣却又生硬。但可以确定的是:不如《白日焰火》。
和我一样忽然发现自己听不懂武汉话的你们,盯着英文字幕看那么多的人名和古怪翻译,难道不疲惫吗?所幸暴力和情色场景设计(怎么没见人说桂纶镁和胡歌那场尺度夸张的“船戏”)设计实在太独特,在剧情和杂乱人物之外能立即吸引到注意力,对城中村环境和生态的展示也实在出色。
胡歌演技过誉了,影片质量也被过誉了。这种题材,中心思想很简单,没必要拍这么矫情
细节满分,但非常不喜欢卡司和节奏。印象深刻的是警察合影。
@FLC. 比想像中好看很多,但胡歌真的太不對了,刁亦男的映後談也是乾癟得很。
即使是拍一个污秽破败的南方小镇,也能表现出良好的品味来。影像太讲究了,尺度很生猛,这样的一个故事,一不留神就拍成法治进行时了。桂纶镁、万茜最好,胡歌老师再怎么使劲,也演不出亡命之徒的感觉啊,不是演技问题,实在是五官太纯良。
这种片子我真的接受无能,非常形式,非常割裂,非常做作,真的是另一个地球最后的夜晚,哪哪都像。
一切都太故意了太故意了…你们说像这个大师像那个大师,为什么不能像像自己呢?哪怕只像其中一个也会少一些贪心感,哎。
刁亦男的影像风格愈来愈成熟。暗夜人影、半透明帷幕滤出的类皮影戏、广场舞者的闪光鞋或远处被抽象为几何图形的圆点交织在银幕上。声音设计加强了电影的疏离感,夜盗电瓶车那段尤其精彩。几个“半离题”的段落有得有失,如动物园那场戏有趣但多少是比较刻意的经营。相比视觉,人物和叙事稍逊一筹。
片子被东一榔头西一棒槌的“艺术巧思”分割的支离破碎,最大的感受就是一惊一乍、故弄玄虚。我理解的大师是从容不迫、大道至简,知道什么样的形式最适合表达其想表达的内容。但我觉得刁亦男甚至没有表达,只有他自己都理解不了的种种炫技形式,以及讨巧的性元素,如果这些技巧能浑然一体我也敬他是半个大师,可惜也没有。他不懂电影和其他艺术都不一样,是唯一具有时间维度的艺术,不管导演想不想雕刻时光,电影都被具有统一性的时间深刻影响着,而南方车站却从头到尾没有考虑过统一性。
电影没有沉浸在传统中国电影模式中,在美学上有创新。也被角色吸引,胡歌作为电影新人这份答卷交得不错。
也有可能我没看懂 但是确实看着乱糟糟的 剧情、剪辑或者故事内核 奔着胡歌去的 结果一周多了 到现在印象最深刻的反而是底层警察的不易和心酸 不管呈现的有多惨烈 电影展示的年份我也不一定全部了解 或许也有艺术的加工 但是至少祖国七十周年的时候 我们身边爱和欢乐幸福是主基调 希望去国外参展的影片 多方位乐观全面的展现中国 不管是见微知著也好 或者是以大见小也罢 加油!!
9/10 雨伞下的她,漫不经心加入彩灯鞋们的广场舞,惊讶的老虎,吃面的小细节,结尾两个短发平胸姑娘的不知如何解读的微笑,寡言少语暧昧的情感,一点点哀愁和一点点释然,以及暗夜里野湖畔霓虹闪烁的暴力美学。看电影很爱哭的我,观影完特别开心。真是太好看了呐。观影于戛纳电影节首映,导演映后唯一说的是道歉武汉方言没有配中文字幕,感觉好有主场感。有点为中国电影而骄傲了。05/18/2019
《南方车站的聚会》有种怪异诡谲的形式美,华语电影里基本没有参照体系,配乐、剪辑、动作、人物都有一种隐而不发、发则凌厉的浓烈毁灭感,野鹅湖一带的夜间城中村就像早期的九龙城寨,人如蛇鼠穿行其间,鬼影幢幢,欲望缠身,无仁义的蛮荒地带,周泽农的魂是虎口上那只飞不起来的飞鸟纹身,保持残忍与凶狠是活下去的前提。
一个关于电瓶车与城乡结合部的传说...